• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to secondary sidebar

Latin Art Museum

  • Artists
  • Art Of Auto
  • Art of Beauty
  • Art Of Health
  • Art of Marketing
  • News

Sidebar/Sidebar/Content

Rodolfo Abularach

April 6, 2019 By dillon Leave a Comment

EL OJO AVIZOR DE

RODOLFO ABULARACH

FERNANDO UREÑA RIB

 

EL OJO DE ABULARACH

Rodolfo Abularach aborda y explora intensamente el tema del ojo humano como expresión primordial de su trabajo artístico y consigue, con ese aparentemente simple recurso, reclamar la atención a un estilo propio y a las casi infinitas posibilidades plásticas y comunicativas del tema.

Testigo, espía, hablador silente, avizor, omnipresente faro luminoso, disparo de ira, de intenciones y deseos, el ojo de Abularach es al mismo tiempo una historia, una señal y un símbolo.

Fernando Ureña Rib 

FICHA DEL MUSEO

 

 

 

 

RODOLFO ABULARACH

Currently living in New York, Rodolfo Abularach was born in Guatemala City, Guatemala in 1933 and is considered a Latin American master. He explored the human eye in his early work and this led to his fame and ultimate inclusion in collections in the Museum of Modern Art and the Metropolitan Museum of Art in New York, and in books of Latin American Art History, such as “Art of Latin America: 1900 – 1980” by Marta Traba. Since 1975, he has slowly approached imaginative landscapes, suggesting themes of a more personal nature. Abularach’s works are part of many esteemed collections.

Important Permanent Collections
Metropolitan Museum of Art, New York.
Museum of Modern Art, New York.
Museum of the Americas, Washington, DC
Museo Cuevas, Mexico City.
Museum of International Contemporary Graphics, Fredrikstad, Norway.
Museum of Art, Cairo, Egypt.
High Museum of Art, Atlanta, Georgia.
Museum of Modern Art, Bogota, Colombia.
Museum of the University of Puerto Rico, Puerto Rico.
Museum of Fine Arts, Caracas, Venezuela.
San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco, California.
Museum of Modern Art, Guatemala City, Guatemala.
Museum of the
Museum of Contemporary Art, Sao Paulo, Brazil.
Museum of Art,
Fleming Museum, Vermont.
Museum of Art and History, Geneva, Switzerland.
County Museum, Los Angeles, California.
National Museum of Warsaw, Warsaw, Poland.
Museum of Art, Baghdad, Iraq.
Panarte Museum, Panama.
The Royal Museum of Fine Arts, Copenhagen, Denmark.
Museo del Barrio, New York.
Chase Manhattan Bank Collection, New York.
New York Public Library, New York.
New York, Interchem, New York.
Sala Luis Angel Arango, Bogota, Colombia.
Institute of Spanish Culture, Madrid, Spain.
University of Massachusetts, Massachusetts.
Sala Mendoza, Mendoza Foundation, Caracas, Venezuela.
Cartón y Papel of Mexico, D.F., Mexico.
Interamerican Bank, Washington, DC.
Leticia Guerrero Collection, Bank of Quito, Quito, Ecuador.
Direction of Fine Arts, El Salvador.
Milwaukee Art Center, Milwaukee, Wisconsin.
Central University of Venezuela, Venezuela.
Alternative Center for International Arts, New York.
World Print Council, San Francisco, California.
University of Austin, Austin, Texas.
Bank of Guatemala, Guatemala.

Breve bibliografía sobre el autor
Rivera, William, “Rodolfo Abularach”, en América (Washington). — Vol. 12, tomo12, no.4 (Abr. 1960). — p. 32. No. Top. 116

Rodriguez, Belgica, “Aproximación al arte de Centroamérica I”, en: Arte en Colombia internacional (Bogotá). — No. 46 (Ene.1991). — p. 78-82. No. Top: 2454

Biblioteca Luis Angel Arango (Bogotá), Rodolfo Abularach, Santa Fe de Bogotá, El Banco: 1965. Catálogos de las Exposiciones. –1965-, No. Top: 15556

Galería San Diego, (Bogotá), Abularach, Santa Fe de Bogotá, La Galería: 1976, Archivo Vertical, Artes y Humanidades.

Traba, Marta, Hombre americano a todo color, Bogotá: Ediciones Uniandes, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Editorial Universidad Nacional, 1995. No. Top: 709.04 T71h

Daza, Gloria Inés, “Abularach”, en el El Espectador, Bogotá, (Julio-1971). Archivo Vertical, Artes y Humanidades.

Filed Under: Artists

Beatriz Gonzalez

April 6, 2019 By dillon Leave a Comment

LA CONDICIÓN DE LA MUJER SEGÚN

BEATRIZ GONZÁLEZ

DELEDDA CROS

 

El Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico está presentando como parte de las actividades previas a la Trienal Poligráfica de San Juan, América Latina y el Caribe, una muestra del trabajo gráfico de la artista colombiana Beatriz González.

Su contribución al arte contemporáneo latinoamericano se ha ido consolidando a partir de la década del 70 gracias a una inteligencia visual que ha sabido integrar temas y motivos regionales con tratamientos sumamente eficaces y de gran complejidad simbólica.

Aunque su lenguaje formal ha adoptado elementos del pop norteamericano, sus grabados no reflejan las imágenes que corresponden a una iconografía de consumo y tampoco proponen una visión conformista y complaciente de la realidad social.

Su obra se ha mantenido vinculada a otros problemas y a unos referentes regionales que en nada tienen que ver con modelos derivados de una sociedad tecnológica y que le han permitido incidir críticamente en una diversidad de prácticas que se nutren de los acontecimientos políticos, la crónica roja urbana, los retratos de familia, la historia de los próceres o los comportamientos absurdos y desquiciados de la plutocracia colombiana.

Los grabados de Beatriz González utilizan el tratamiento artesanal como una estrategia que se opone a la manifestación industrializada de la serialidad. Es decir, que la impresión en serie no puede conducir a la producción de un número ilimitado de copias que carezcan de particularidades y calidades plásticas que se distingan a cada uno de los elementos de una misma tirada. En éste proceso de particularización de la copia, Beatriz González incorpora el recurso del accidente y del error como otra forma de fijar los rasgos diferenciales de la copia.

El enfoque de su trabajo gráfico mantiene un tono irónico y distanciado que pone en evidencia la falsedad de ciertos sectores de la sociedad colombiana a través de la utilización de lo cursi o de lo grotesco como una manera de expresar desde su propio lenguaje plástico una visión crítica del entorno social.

Esta forma irónica de acercarse a la realidad social colombiana podemos apreciarla en la obra titulada “Decoración de Interiores” donde la artista utiliza una fotografía que aparece el presidente Julio César Turbay Ayala en una fiesta privada. La imagen de Turbay Ayala la transfiere a una serigrafía impresa sobre tela y esta a su vez se cose sobre una cortina de baño que transforma el acto del presidente en una figura desprovista del peso institucional al ser reducido aparte de su diseño con una función doméstica decorativa.

“Lo más valioso del trabajo de Beatriz González”, según afirma la critica Marta Traba, “es que consigna hacer de su obra una unidad de sentido que sin moverse de lo regional, es capaz de transmitir lo regional como una vivencia donde se expresan concepciones humanas y estéticas extremadamente amplias y complejas”.

DELEDDA CROS

BEATRIZ GONZÁLEZ

 

Pintora, historiadora y crítica de arte santandereana (Bucaramanga, 1938). Beatriz González Aranda estudió Bellas Artes con Juan Antonio Roda en la Universidad de los Andes e hizo un curso de grabado en la Academia Van Beeldende Kunsten de Rotterdam. Como historiadora ha publicado: Ramón Torres Méndez, entre lo pintoresco y la picaresca (1985), Roberto Páramo, pintor de la sabana (1986), José Gabriel Tatis, un pintor comprometido (1987), Fídolo Alfonso González Camargo (1987) y “Las artes plásticas en el siglo XIX”, en la Gran Enciclopedia de Colombia (1993). Beatriz González tiene una amplia producción que se remonta a los primeros años sesenta. En 1964 se presentó por primera vez en Bogotá con una exposición sobre La encajera del pintor holandés del siglo XVII Jan Vermeer. Inspirada en este cuadro, Beatriz González realizó una serie de variaciones de indiscutible buen gusto. Su obra se caracterizó por los colores vivos y planos y las composiciones armónicas. Posteriormente vinieron, en 1965, las variaciones sobre La niña-montaje, en las que reafirmó su refinamiento cromático.

Este mismo año realizó las dos versiones de Los suicidas del Sisga (segundo premio especial en Pintura del XVII Salón de Artistas Nacionales, 1965), trabajadas a partir de una fotografía de prensa, con las que se inicia su obra más característica, siempre relacionada con el país y lo colombiano y plenamente consciente de que sólo desde lo provinciano se puede alcanzar lo universal: «Yo creo que el arte es universal y que eso de la pintura colombiana son tonterías. Creo que lo que más daño le ha hecho al arte colombiano fue tratar de ser colombianista. Uno debe tratar de ser universal, lo demás viene por añadidura». A Los suicidas del Sisga [ver tomo 6, p. 131] siguieron, según inventario de Marta Traba, los próceres de la historia extensa de Colombia, los retratos de familias “decentes” que se publicaban en los periódicos, los episodios de las páginas sociales y la crónica roja, las escenas ingenuas pintadas en los buses, las estampas populares y los cromos de venta en el pasaje Rivas y en la populosa carrera décima de Bogotá, recorrida por el servicio doméstico atraído a la capital. En toda su obra, Beatriz González alude no sólo a una manera de ser, a una idiosincrasia peculiar, sino también al gusto «de la gente», que la artista trata como socióloga, aunque sin dejar de incluir una dosis de ironía: «Mi pintura no es la búsqueda de un fin por intermedio de temas irónicos, sino una pintura con temperatura. No hago objetos cursis con la misma especie de morbosidad que mueve a ciertas personas a coleccionar objetos del llamado mal gusto. No creo que la sociedad en que trabajo sea cursi sino desmedida, en todas las proporciones y sentidos […]». «A mí lo que me interesa es el gusto. Me interesa el porqué una persona coloca estas cosas y no otras en su casa. Si hubiera sino una artista conceptual, desde el 70 habría puesto una tarjeta diciendo: vayan y vean la casa de zutano. Y otra: vayan y vean la casa de fulano. Pero como soy una artista a la antigua, necesito pintar y pinto. Yo me pregunto porqué diablos me llamó la atención la foto de los suicidas en el periódico. ¿Fue el gris de la cara, igual a unos trabajos que estaba realizando, o fue la cosa popular de dos personas que entran en un pacto suicida y que unen sus manos para una foto que envían a sus familiares? Pero no, porque el tema lo leí después. Era la foto, el sombrero que él llevaba, en fin […] En mí hay una predisposición a mirar el gusto de la gente».

Paralelamente a estas obras realizadas a partir de fotografías de prensa y cromos populares, Beatriz González ha trabajado numerosas versiones de obras de grandes maestros. Desde La encajera de Vermeer hasta el Guernica de Pablo Picasso, titulado Mural para fábrica socialista, la artista ha hecho variaciones de Leonardo da Vinci, Rafael, Sandro Botticelli, Jean-AugustDominique Ingres, Jean-François Millet, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Edgar Degas, Pierre-August Renoir, Georges Braque, etc. Dos razones han llevado a Beatriz González a trabajar con obras famosas de la historia de la pintura: su inhabilidad para componer y su admiración por las obras artísticas. La pintora confiesa tener una visión prejuiciada de la historia del arte. A toda hora, en todas partes, asocia experiencias visuales con cuadros famosos. A partir de un objeto cualquiera, a partir de la textura de una madera o de la forma de un mueble, surge la asociación estética. Así, por ejemplo, de unos toalleros en forma de concha surgió la imagen de la obra de Boticelli El nacimiento de Venus; de una lámina de madeflex estriado, un bodegón de Braque; de un peinador con espejo circular un tondo de Rafael. Otras veces, el procedimiento es a la inversa: a partir de un cuadro surge la idea del objeto donde debería estar su composición. Así surgieron los telones inspirados en Edouard Manet, Claude Monet y Paul Gauguin.

Como la artista trabaja sobre superficies de diversos materiales y texturas (láminas de metal, maderas varias, toallas, hules, cubrelechos, etc.) debe inventar constantemente nuevas facturas. Con óleos, esmaltes o acrílicos, Beatriz González no sólo domina cada una de las técnicas, sino que trabaja con una gama muy variada de colores. Desde sus óleos sobre lienzo de comienzos de su carrera, hasta los telones pintados en acrílico y el Guernica (1981), realizado en esmalte sintético sobre tablex, pasando por sus numerosos esmaltes sobre lata (muchos instalados en muebles como “marcos”), Beatriz González se ha dado el lujo de dominar los medios y procedimientos y, sobre todo, de transvasar con talento las pinturas en que se inspira. Porque si es cierto que Beatriz González copia la composición de las obras del pasado, no hay duda de que siempre inventa una nueva relación cromática y muchas veces también un nuevo procedimiento. Desde comienzos de los ochenta, su producción se ha centrado, siempre con el apoyo de las fotografías de prensa, en la realidad colombiana. Desde sus numerosos trabajos relacionados con la figura del presidente Julio César Turbay (dibujos al grafito, la serigrafía Decoración de interiores) hasta sus dramáticas versiones de la muerte del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha (Retratos mudos), pasando por Las Ibáñez, las viñetas de la tragedia (Un uxoricidio) y la comedia (Turbay condecorando a un personaje), los temas relacionados con los presidentes de la República (Plumario colombiano, Los papagayos, Sr. Presidente qué honor estar con Ud. en este momento histórico, alusivo a los acontecimientos relacionados con la toma del Palacio de Justicia en 1985), el ciclista Martín Emilio Rodríguez “Cochise”, el ciclista Lucho Herrera y su apoteosis con el presidente Virgilio Barco, el futbolista René Higuita, los soldados vestidos en traje de campaña, los hombres asesinados etc., hay ahora un exclusivo y profundo interés por todo lo nacional, tanto desde el punto de vista histórico como desde el de la actualidad. Pero el cambio no es solamente temático, también es formal y de contenido. El manejo de los elementos formales (planos, colores, composiciones) es ahora más complejo y descarnado y la intención de decir, a través de aquellos elementos, cuán caótica y dramática es la situación, es más escueta y aladina. La artista no hace concesiones a nada, su tono se ha vuelto severo. Esto no significa que sus cuadros hayan perdido la calidad artística que los ha caracterizado: muy lejos de cualquier noción de belleza, sus representaciones siguen atrayendo por las convincentes relaciones de las formas y de éstas con sus contenidos. Como acertadamente lo ha señalado Luis Caballero, el color de sus cuadros sigue siendo refinado, aun en las armonías más absurdas, y la línea de sus dibujos sigue siendo acertada dentro de las torpezas más sofisticadas. Con ocasión del Quinto Centenario del descubrimiento de América en 1992, Beatriz González realizó una serie de serigrafías con el tema de un indígena en una barca. Aparte de sus pinturas y dibujos, González tiene una extensa producción de grabados [Ver tomo 6, Arte, pp. 130 y 131].

 

BEATRIZ GONÁLEZ

Bucaramanga, Colombia 1938

1959-62 Estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de los Andes (Bogotá), donde obtuvo la maestría.

1990
EXPOSICIONES RECIENTES

Retrospectivas
Beatriz González una década

1980-1990 Museo de Arte Universidad Nacional, Bogotá, Colombia
Colectivas
XXXIII Salón Anual de Artistas Colombianos, Corferias, Bogotá, Colombia
Arrtistas Santandereanos en la década de 1960, Banco de la Republica y Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, Colombia, Octubre

1991
Colectivas
Dibujantes Latinoamericanos de hoy, Museo de San Diego, California, Estados Unidos
Painting, Misión Permanente de Colombia Ante las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos
Reencuentro, Juan Antonio Roda, Beatriz González, Luis Caballero y Lorenzo Jaramillo, Galería Garcés Velásquez.

1992
Individuales
1/500 Galería Garcés Velásquez, Bogotá, Colombia

Colectivas

America, la novia del sol, Museo Real de Bellas Artes de Amberes, Bélgica
Ante América, Biblioteca Luis Angel Arango, Banco de la República, Bogotá, Colombia
XXXIV Salón Anual de Artistas Colombianos, Corferias, Bogotá, Colombia

1993
Colectivas

The Feeling of Space Colombian Sculpture I, Colombian Center, Nueva York, Estados Unidos.
Por Humor al Arte, Biblioteca Luis Angel Arango, Banco de la República, Bogotá, Colombia

1994
Retrospectivas

Beatriz González, restrospectiva,Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela.
El Color de la Muerte, Sala de Arte Suramericana, Medellín, Colombia

Colectivas
XXXV Salón Anual de Artistas Colombianos, Corferias, Bogotá, Colombia

1995

Retrospectivas

El Color de la muerte, Museo de Arte Moderno La Tertulia, Cali, Colombia

Colectivas

Mujeres artistas en latinoamérica, itinerante por el Museo de Arte de Milwakee, Wisconsi, Estados Unidos, 3 de marzo/28 de mayo; el Museo de Arte de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, 7 de junio/1 de octubre; el Museo de Arte y el Museo de las Américas, Denver, Colorado, Estados Unidos.
Bienal de Kwangju 1995 , Kwangju Corea, 20 de septiembre/20 noviembre
Arte, políitica, religión Artistas Contemporáneos Colombianos, Warwich Arts Center, Coventry, Inglaterra.
XI Muestra de Grabado Ciudad de Curitiba, Curitiba, Brasil, 21 de octubre 29/diciembre

1996
Retrospectivas

30 años en la obra gráfica de Beatriz González, itinerante por las sucursales del Banco de la República, Colombia

Colectivas

Mujeres Artistas en Latinoamérica, National Museum of Women in the Arts, Washington D.C. Estados Unidos.
Centro para las Artes, Miami, Estados Unidos
América Latina 96, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina.
Arte, política religión, Artistas Contemporáneos Colombianos, Barbican Centre, Londres, Inglaterra, Galería Teorema, Bruselas, Bélgica, Centro Cultural Melina Mercury, Atenas, Grecia, Universidad de Essex, Inglaterra.
Premios Nacionales Uniandinos, Galería Espacio Alterno, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
Autorretrato Colombiano del Siglo XX, Centro Colombo Americano, Bogotá, Colombia
1997
Individuales

Beatriz González, Las Delicias, Galería Garcés Velásquez, Bogotá, Colombia

Colectivas

Arco 97, Galería Garcés Velásquez, Madrid, España
Re aligning Vision , Alternative Currents in South American drawing, el Museo del Barrio, Nueva York, Estados Unidos, Arkansas Art Center , Little Rock, Arkansas Estados Unidos

 

 

Filed Under: Artists

Enrique Grau

April 6, 2019 By dillon Leave a Comment

LA REFINADA PRESENCIA ESCÉNICA DE

ENRIQUE GRAU

FERNANDO UREÑA RIB

Hoy día se ha experimentado tanto que lo escandaloso, creo yo, es volver a la academia. Pero en realidad esta apertura tan enorme hace que el artista tenga unos campos mucho más grandes, y ya que perdió la capacidad de impresionar a través del escándalo, debe impresionar por la capacidad de su talento. Enrique Grau  (1920-2004) De una entrevista con Enrique Córdoba

Junto a Fernando Botero, Obregon y David Manzur,  Enrique Grau forma parte de ese manantial abundante de imágenes desde donde fluye y se nutre la pintura colombiana de hoy. 

De un dibujo refinado y preciso y de una aguda percepción sicológica, la pintura de Enrique Grau se sostiene sobre bases muy sólidas. Y entre ellas cabe mencionar su comprensión de la anatomía, de las sutilezas del claroscuro, su vitalidad luminosa y su hábil manejo del contraste cromático. Así lo europeo se funde con lo americano y el sabor local permea las imágenes con donosura y gracia, pero también con destreza y fuerza.

En Enrique Grau, el arte de pintar cobra sentido, al traspasar los exigentes requerimientos de la academia y llegar mucho más lejos hasta del manejo de la anatomía, y la expresión plástica, para adentrarnos en escenas de gran verismo que no están exentas ni de humor ni de poesía. 

Pero las escenas de Grau ocurren como en un teatro sagrado, de manera ritual, como si se tratara de una dantesca divina comedia o de un dramático cuadro de Balzac o de Moliere, donde es posible descubrir los perfiles inacabados e inquietantes de la conspicua existencia humana.

Fernando Ureña Rib

MUERE ENRIQUE GRAU, UNO DE LOS PRODIGIOS DEL ARTE COLOMBIANO DEL SIGLO XX

 

Ha dejado profunda pena en el ámbito cultural y artístico latinoamericano la noticia de la muerte del maestro colombiano Enrique Grau.

“Enrique Grau fue un artista expresionista, figurativo, tenía un contacto directo con la cosa cotidiana del ser humano, tenía una mezcla entre humor y trascendencia en la obra”, dijo el pintor colombiano David Manzur, uno de sus amigos más cercanos.

Sus pinturas, definidas por algunos como naturalistas, se caracterizaban por la mezcla sensual de figuras humanas de raza blanca, indígena y negra.

El artista incursionó en técnicas y medios tan diversos como el dibujo, la escultura, el grabado, el collage, la serigrafía, la escenografía y el vestuario teatral, los murales y el cine.
Un museo para Grau

El gobierno colombiano lamentó la muerte del artista y prometió la creación de un museo que recoja sus obras en el claustro de la Merced en Cartagena.

La ministra de Cultura, María Consuelo Araújo, dijo a una emisora local que “vamos a recordarlo disfrutando cada instante de la vida, como lo hacía él”.  En su última exposición en Bogotá, Grau exploró el dolor del conflicto armado colombiano en una serie llamada “Gozosos y Dolorosos”. Grau nació en Panamá en 1920, pero vivió la mayor parte de su vida en la ciudad costera de Cartagena.
El artista donó a esta ciudad varias colecciones de arte precolombino y popular.
Su cuerpo será trasladado a Cartagena y enterrado en el cementerio del tradicional barrio de Manga, según sus deseos.

Iguanas de las Galápagos es el nombre de la muestra del artista colombiano Enrique Grau, que comprende 18 dibujos a carboncillo y pastel sobre papel. La exposición, que se mantendrá hasta el próximo domingo,  se efectúa en la planta alta de la Urna Norte del renovado Mercado Sur. Puede visitarse a partir de las 10h00. La entrada es gratuita.

Enrique Grau (1920-2004)

El maestro Enrique Grau, nacido en Cartagena, ha hecho historia en el mundo de la pintura y el bronce. El siempre fue consciente de su proceso como artista y ha estado atento a su propia evolución. Hoy, es uno de los grandes de la pintura latinoamericana y después del maestro Fernando Botero, el mejor de Colombia.

Está radicado en Nueva York, en los últimos 8 años ha estado yendo y viniendo. En esa ciudad fue su encuentro con la escultura y el bronce.
Vive en el Village, su taller queda a diez cuadras de su casa, cerca del Parque Washington.

Su historia en Nueva York no es de ahora, comenzó a los 20 años. Entre 1940 y 1943 asistió a la Escuela Art Students League, que era por entonces un excelente centro teórico y práctico de la pintura y el arte.

Enrique Grau -entre 1955 y 1956- asistió a la Academia San Marcos de Florencia; allí sacó el gusto por destacar partes de la anatomía humana. El ha plasmado distintas alternativas, desde el expresionismo y lo abstracto, hasta el realismo rotundo, alternando siempre con su brillante humor.

El maestro Grau regresó a Cartagena con el conocimiento adquirido en los Estados Unidos y se lanzó a una nueva visión pictórica, más libre y más audaz. Y empezó a formar su propio lenguaje: Figuras humanas, cultura magdalenense, trajes viejos, sombreros, cometas, teléfonos, monteras. Seres humanos, niños y niñas cabezonas, máscaras, manos de cera; un amplio repertorio de imágenes
mezclados con una luminosidad muy tropical.

Enrique Grau fue profesor de Bellas Artes en Bogotá, participó en 1943 en la “Exposición de Artistas de las Naciones Unidas”, en Nueva York; en la “Exposición de Artistas Latinoamericanos del Instituto Americano de Decoradores”; también en Nueva York; en el “Arts and Memorial Grafts of Latin America”; en el “Books Memorial Gallery de Memphis”; en la “Unión Panamericana”, de Washington; en la “Galería Roland”, de Nueva York; en varios salones de Artistas Nacionales de Colombia; en la “Exposición de Arte en América” del Instituto Americano de Washington; en varias exposiciones colectivas en los Estados Unidos, Colombia y en otros países de América y Europa.

El maestro Grau, se mantuvo dentro del figurativismo; utiliza numerosos elementos simbólicos a veces con minuciosidad decorativa. También ha pintado diferentes murales y ha realizado diversas escenografías para cine, e ilustrado y escrito libros

Filed Under: Artists

Vincente Pimentel

April 6, 2019 By dillon Leave a Comment

EN PARÍS, UN DOMINICANO TRIUNFANTE,

VICENTE PIMENTEL

Fernando Ureña Rib

 

 

VICENTE PIMENTEL, TRIUNFANTE

Vicente Pimentel es un pintor de gran madurez  en pleno ejercicio de su libertad creadora. En sus orígenes Vicente Pimentel, alumno aventajado del maestro Jaime Colson, se discurría entre los vetustos salones de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Santo Domingo y una pequeña buhardilla que le servía de taller en la calle Álvaro Garabito, del barrio de San Carlos, donde la mugre y la desesperanza se apoderaba de los hombres, de los muros y de todos los rincones. Los olores y los ruidos de la ciudad penetraban entonces hasta el papel que le servía de soporte a su gran habilidad de dibujante.

Pero sus metas y objetivos se centraban ( como una vez había ocurrido con Jaime Colson) en París, ciudad que él veía como la tierra de promisión, por la riqueza y refinamiento de su vida cultural. Agobiado y harto de los fastidios de la vida tropical, un buen día, Vicente Pimentel recogió sus bártulos y se fue a París.

Imperceptiblemente, en la sofisticada vida Parisina, de alguna manera, regresan a sus lienzos los olores, los ruidos y la mugre de su pequeño taller en la Álvaro Garabito. Y esa visión tamizada por el recuerdo y exaltada por la imaginación se vuelca de manera involuntaria y poderosa en su expresión pictórica.  Los parisinos descubren a través de las pinturas de gran formato de Vicente Pimentel ese otro mundo donde es posible percibir la borra del café sobre los muros, el barrunto de la miel o del aceite, la noble rudeza de los pisos de tierra y la lenta podredumbre que se apodera de las cloacas y de las gentes, la dulce parcimonia del ocio, el calor sofocante del mediodía, el sopor de la cerveza derramada.

Vicente Pimentel, triunfa en París con un arte que sorprende por la valía de un conjunto de elementos en que se aprietan, sin molestarse, todos los vestigios de su experiencia humana.

 

Fernando Ureña Rib

 

VICENTE PIMENTEL (1947-)

Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, ampliando sus conocimientos en Marsella, y en París, Francia. Ha obtenido premios importantes en concursos y bienales celebrados en la República Dominicana, además del premio “Ville de Vírtry”, obtenido en 1982 en Francia. Ha expuesto individualmente en París, Estocolmo y Santo Domingo y en forma colectiva en Madrid, París, Estocolmo, Islas Canarias, Londres, La Habana, Rijeka (Yugoslavia), Niza, Copenhague.

En la pintura de Pimentel predominan las formas abstractas flotando en el espacio, con alusiones neofigurativas, en presencia perdurable y fugacidad irreflexivo. Visualiza un futuro cargado de interrogantes, saturado por la tecnología y la descomposición física y espiritual.

Pimentel es un artista acucioso, conceptual y responsable, con un sitial asegurado en el contexto delas artes plásticas parisinas, donde tiene establecido su taller desde hace varios años. Trabaja con los mitos modernos, donde ofrece una visión panorámica del pensamiento dialéctico y de los valores más característicos del hombre, desde la perspectiva de un realismo vivo, coherente y conceptual, pleno de pinceladas firmes, amplias y jugosas. Integra a su arte un universo de formas, pianos y estructuras asimétricas, asegurando la construcción armónica de los cuerpos, figuras y objetos, muchas veces desprovistos de atmósfera, impregnados de tensiones y motivaciones, hasta alcanzar un rigor conceptual que define la pureza de su obra artística.

FUENTE

www.republicadominicana.inter.net.do

 

Filed Under: Artists

Carlos Hinojosa

April 6, 2019 By dillon Leave a Comment

PLASTICIDAD INTENSA EN

CARLOS HINOJOSA

FERNANDO UREÑA RIB

 

Carlos Hinojosa es un pintor dominicano que demuestra en su obra una honda y poderosa expresión plástica. Educado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, al amparo de maestros como Domingo Liz y Gaspar Mario Cruz, Hinojosa advierte la angustia que circunda a los desamparados y la plasma con tremenda fuerza expresiva, casi con ira desbordada, con coraje y sin embargo, el trabajo demuestra también una búsqueda insoslayable de alegría y esperanza. No se trata pues, simplemente, de un expresionismo abstracto, a la manera del famoso movimiento universal. La suya es una visión propia, sentida en la propia carne y sangre y con la propia carne y sangre descrita, expuesta al mundo.

Fernando Ureña Rib

Carlos Hinojosa fue galardonado con un premio de pintura en XXII Bienal de Artes Visuales de Santo Domingo

 
 

CARLOS HINOJOSA

Nació en 1962, cotuí, República Dominicana.  Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, bajo la la guía de Domingo Liz y Gaspar Mario Cruz.


Premios y reconocimientos:

2001: Primer Premio de Pintura en la XXIII Bienal Nacional de Artes Visuales, Santo Domingo, Rep. Dominicana.
2000: Primer Premio de Pintura Concurso de Artes Plásticas Eduardo León Jimenes, Santiago de los Caballeros, Rep. Dominicana (Evento de artes plásticas más significativos del sector privado)
1999: Premio de Pintura de la XXII Bienal Nacional de Artes Plásticas, Santo Domingo, Rep. Dominicana.
1998: Tercer premio de pintura Concurso de Artes Plásticas Eduardo León Jimines, Santiago de los Caballeros, Rep. Dominicana.
1992: Mención Concurso de Artes plásticas Eduardo León Jimenes, Santiago de lso Caballeros, Rep. Dominicana.

1991: Primer Premio de Pintura de la XVIII Bienal Nacional de Artes Visuales, Santo Domingo, Rep. Dominicana.
1988: Tercer Premio de Pintura Concurso de Artes plásticas Eduardo León Jimenes, Santiago de lso Caballeros, Rep. Dominicana.
1987: Primer Premio de Pintura Escuela Nacional de Bellas Artes, Santo Domingo, Rep. Dominicana. Ilustración poemarias ¨Tiempos Negros¨, prologado por el Dr. Joaquin Balaguer, destacado intelectual y pasado presidente de la Rep. Dominicana en cinco periodos diferentes (fallecido).
1986: Primer Premio Paisajes Concurso Escuela Nacional de Bellas Artes, Santo Domingo, Rep. Dominicana
1986: Tercer Premio de Dibujo Concurso de la FAO en el Museo de Artes Moderno, Santo Domingo, Rep. Dominicana.
1985: Primer Premio Artes Aplicadas de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Rep. Dominicana.

Obras en exhibición permanente:

Museo de Arte Moderno Santo Domingo, R.D.
Centro León, Santiago de los Caballeros, R.D.
Museo del Dibujo Contemporáneo (Mudic), Santo Domingo, R.D.
Museo de Arte Contemporáneo MAC, San Juan, Puerto Rico.
Colección Dirección General de Aduanas.
Banco Central de la República Dominicana.
Colección CODETEL.

Exposiciones Individuales:

1988: Dibujo en Papel, Museo Rayo, Roldanillo, Colombia.
1990: Boinayel Galeria de Arte e Instituto de Cultura Puertoriqueña, San Juan, Puerto Rico
1991: Galeria de Arte Leonora Vega, San Juan, Puerto Rico
1992: Voluntariado del Museo de las Casas Reales, Ciudad Colonial, Santo Doming0o

 

Filed Under: Artists

  • « Go to Previous Page
  • Go to page 1
  • Interim pages omitted …
  • Go to page 45
  • Go to page 46
  • Go to page 47
  • Go to page 48
  • Go to page 49
  • Interim pages omitted …
  • Go to page 60
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar

Latin Art Museum
Cold Brew Addict. Artist.
Lover Of All Things Cars. Digital Nomad.
Aspiring Photographer, Coder and Health Nut.
FacebookGoogleInstagramTwitter

Email Newsletter

Sign up to receive email updates and hear what's going on with our company!

Recent Posts

  • The Secret Costs Of Keeping Your Junk Car Denver
  • The Art of Concrete Construction – Techniques & Process
  • 10 Reasons to Bring Art into Your Home
  • 5 Amazing Features Of Virtual Reality (VR) And Augmented Reality (AR) In The Arts
  • The Art of Displaying and Caring for Your Artwork

Secondary Sidebar

Archives

  • May 2023
  • March 2023
  • January 2023
  • December 2022
  • November 2022
  • June 2022
  • April 2022
  • March 2022
  • February 2022
  • January 2022
  • December 2021
  • November 2021
  • October 2021
  • September 2021
  • June 2021
  • May 2021
  • February 2021
  • January 2021
  • September 2020
  • August 2020
  • July 2020
  • June 2020
  • May 2020
  • April 2020
  • March 2020
  • February 2020
  • December 2019
  • November 2019
  • October 2019
  • September 2019
  • August 2019
  • July 2019
  • June 2019
  • May 2019
  • April 2019
  • January 2013
  • December 2012

Meta

  • Log in
  • Entries feed
  • Comments feed
  • WordPress.org

Copyright of LatinArtMuseum.com © 2025